Quantcast
Channel: TerrorWeekend.com | Portal cine de terror, peliculas de terror, mejor cine de terror
Viewing all 6355 articles
Browse latest View live

Entrevista a Lone Faerch. Directora del cortometraje La Virgen Descalza

$
0
0

Entrevista realizada en el Festival Nocturna de Madrid 2019 a Lone Faerch. Directora del cortometraje La Virgen Descalza.


Cuéntanos el origen de tu cortometraje.


Desde hace mucho, he pensado de escribir una historia, de la conexión, del más Allá, ya que creo en ciertas energías que se cruzan en nuestras vidas. He sentido a mi madre 3 veces después de muerta, y otras cosas. Quería contar una historia de Amor, Gótico, pero con el sentido de lo que ocurre hoy. Vi una pintura de Dos Caras de Esqueleto de Jairo Guerrero besándose. A partir de allí tuve la inspiración de contar la historia.


¿Cuál ha sido el mayor escollo que te has encontrado a la hora de levantar el proyecto?

Realmente, nada más que mucho trabajo. Gracias a Lucas Hidalgo. Me propuso de hacerla en Úbeda, Baeza y Sabiote y pateando fuimos encontrando las localizaciones. Tuvimos mucha suerte en encontrarlas. Yo había ahorrado un dinero, y con el crowdfunding, logre unir el dinero. Lucas Hidalgo consiguió el equipo técnico desde Jaén. Creo que es más fácil, levantar un proyecto, ya que encuentro que la postproducción es bastante más difícil. Sobre todo cuando las personas no se encuentran en la misma ciudad.


¿Qué consejos darías a los futuros cortometrajistas?

Que tengan un buen guion terminado. Que tengan muy bien estudiado las localizaciones. Que reúnan dinero para pagar a todos incluido a los actores o buscar un productor que ponga el dinero. Cosa difícil. Un buen Storyboard. Tenerlo muy bien visualizado en la cabeza.


¿Cómo ves el mundo del género fantástico hoy en día?

La verdad parece que el género fantástico y terror nunca muere. Creo que la gente necesita esa adrenalina.


¿Como ha sido la acogida en festivales?

No lo sé todavía ya que la estreno en Nocturna Madrid. Creo que las mujeres la pillan mejor que los hombres (risas). Veremos. De momento también la estreno en Artistic Metropol el 31 de octubre.  Luego la llevo a Dinamarca en noviembre. Y luego Londres…


¿Puedes hablarnos de tus próximos proyectos?

Tengo dos cortos escritos, uno listo para rodar. No es fantástico. Es género dramático, moderno.  Y se llama Eres Una Hija De P.......    Me gustaría empezar los ensayos en enero. Aquí todo lo contrario. Localización. Una cocina y dos actores. Es casi como teatro. El segundo, también dramático moderno. 3 actores.


¿Película de terror favorita?

!! ALIEN !! 

Urubú review

$
0
0
Tomás es un fotógrafo que viaja a lo profundo del Amazonas para atrapar en una instantánea al legendario Urubú albino del que, por el momento, todavía no ha sido captado por una cámara. Junto a su mujer, quien no están pasando una buena época, y su hija, se adentrarán en una zona despoblada en la que los peligros son mucho más grandes de lo que podrían haber imaginado.

Título original: Urubú

Año: 2019

Duración: 90 min.

País: España

Director: Alejandro Ibáñez

Guion: Carlos Bianchi, Alejandro Heredia, Alejandro Ibáñez

Música: Arturo Díez Boscovich

Fotografía: Diego Barrero, Daniel Úbeda

Reparto: Carlos Urrutia, Clarice Alves, José Carabias, Alejandro Ibáñez, Julie D'Arrigo


Survival homenaje con problemas de argumento.

Nos encontramos ante la ópera prima de Alejandro Ibáñez, hijo del mítico Narciso “Chicho” Ibáñez Serrador, absoluto icono del fantaterror español y de la televisión en general de los años setenta en adelante. Alejandro, lejos de querer distanciarse de la obra de su padre, abraza su herencia de manera constante mostrando multitud de guiños y referencias, unos más escondidos que otros, que en el caso de Urubú, encorsetan demasiado una historia que promete bastante pero que se pierde en su propia complacencia.


Tomás es un fotógrafo que viaja a lo profundo del Amazonas para atrapar en una instantánea al legendario Urubú albino del que, por el momento, todavía no ha sido captado por una cámara. Junto a su mujer, quien no están pasando una buena época, y su hija, se adentrarán en una zona despoblada en la que los peligros son mucho más grandes de lo que podrían haber imaginado.

La película es una mezcla de thriller y survival sin demasiado que contar y más centrado en homenajear que en explotar los valores de la propia cinta. Urubú es una cinta de 90 minutos que, sin afectar a nada de la trama, se puede re adaptar a media hora escasa pues la mayoría de hilos narrativos no llevan a ninguna parte, en este aspecto tiene mención especial todo su primer tercio centrado en el viaje en barco hacia el lugar, mostrando un trasfondo que gira alrededor de los problemas conyugales pero vistiéndolo de un extraño argumento de trío amoroso que no lleva a ninguna parte, y como tal, desaparece totalmente cuando llegan al destino. Este peculiar formato episódico desmerece a una historia que podría haber dado mucho más de sí, pues cuando se pone manos a la obra parece que es más un epílogo para darle un final a la historia.

Es uno de esos casos en el que el making of debe de ser mucho más entretenido que la película en sí, pues la producción se nota que fue un auténtico caos al rodar en plena jungla brasileña que no tiene ni trampa ni cartón. En cuanto a la dirección hay que ser consciente que este tipo de rodajes suelen ser infernales y que no puedes plasmar en pantalla todo lo que tienes en la cabeza pero, aun así, hay muchas ocasiones que el director no se atreve con ciertas escenas o directamente va por el camino fácil y esas cosas se notan, hay una escena de una pelea en una cabaña que tiene multitud de problemas. En Urubú lo que destaca para bien, y mucho, son los departamentos técnicos, la fotografía de Diego Barrero y Daniel Úbeda es preciosa en todo momento, pero las partes que mencionaba del barco, pese a inocuas argumentalmente, son maravillosas en lo visual. Otro departamento que destaca es la banda sonora, obra de Arturo Díez Boscovich, excelentes piezas épicas que mejoran lo visual (y en especial cuando se relaciona con la mentada fotografía). En el plano interpretativo hay un nombre que destaca por encima del (limitado en número) reparto, y es el de Carlos Urrutia, que cumple correctamente pero que sin duda es el personaje más maltratado, y por ende el actor tuvo que pasar auténticos calvarios constantes, es un sacrificio que hay que valorar de manera muy positiva.


La película tiene muchos problemas argumentales que con un montaje diferente tal vez se podrían haber subsanado, pero que la necesidad de rendir homenaje al gran Chicho y de rellenar minutos constantemente hacen que Urubú no atine tanto como podría haberlo hecho. Veremos si Alejandro Ibáñez opta por seguir con la estela de su padre o buscar su propio camino.

Firma: Oriol Hernández.
@Oriol_TW

Il Signor Diavolo review

$
0
0
A Furio Momenté se le ha encargado la investigación de un caso en absoluto convencional. Debe dilucidar todo el misterio que hay detrás de un asesinato de un chico deficiente mental a manos de un niño de 14 años argumentando que lo hizo porque él era el diablo.

Título original: Il Signor Diavolo

Año: 2019

Duración: 83 min.

País: Italia

Director: Pupi Avati

Guion: Antonio Avati, Pupi Avati, Tommaso Avati

Fotografía Cesare Bastelli

Reparto: Gabriel Lo Giudice, Filippo Franchini, Massimo Bonetti, Alessandro Haber, Gianni Cavina, Lino Capollicchio, Eva Antonia Grimaldi, Chiara Caselli


Absorbente thriller de terror.

Creo que es la primera vez que hablamos del gran Pupi Avati. Guionista, escritor y director italiano con una espectacular carrera que a sus más de 80 y viendo la energía que hay tras la cámara en Il Signor Diavolo parece que está lejos de terminar. El artista ha tenido tiempo a tocar prácticamente todos los géneros, desde la comedia surrealista hasta el drama más descarnado pasando por el romántico. Pero hablando de terror, que es lo que nos interesa, también ha tenido una gran aportación, películas como L'Arcano Incantatore (1996), Balsamus l'uomo di Satana (1970) o para mí su mejor película La Casa dalle Finestre Che Ridono (1976) por mencionar tan solo algunas, son de lo más representativo del terror italiano contemporáneo alejado del giallo.


A Furio Momenté se le ha encargado la investigación de un caso en absoluto convencional. Debe dilucidar todo el misterio que hay detrás de un asesinato de un chico deficiente mental a manos de un niño de 14 años argumentando que lo hizo porque él era el diablo.

Si amplificáramos la historia al máximo estaríamos hablando de una película de detectives, en los que un sujeto debe ir desentrañando todos los detalles de un macabro suceso, pero nos estaríamos perdiendo toda la salsa de la historia, pues Il Signor Diavolo donde realmente triunfa es en los detalles, en la ambientación y en las interpretaciones. La Italia rural (ubicados en zona veneciana) de los años cincuenta tiene un savoir faire que mete de lleno al espectador en la historia desde el primer momento y ya no lo suelta hasta el inesperado final. Es una historia contada con multitud de saltos temporales que tal vez hagan perder un poco el hilo argumental, no por ser una historia difícil de seguir, que no lo es, sino porque algunos acontecimientos de la historia se superponen a otros y no te queda claro la línea temporal definitiva. Esto no es un problema importante en lo absoluto, solo una advertencia a la atención del espectador.

Como decía, el nervio y pasión de Pupi Avati no disminuyen nada con los años. Más bien se refina y esculpe, llevando los ritmos y la tensión de una manera esplendida, sin grandes alaridos ni estridencias pero llevando al espectador a un nivel de tensión que no espera.  No obstante no estamos hablando de un trabajo perfecto, hay cierto apresuramiento en algunos pasajes que no tiene demasiado sentido, escenas terminadas rápido y mal cuando tal vez merecía algunos segundos para dejar que todo respirara un poco, y no es debido a una necesidad de recortar una excesiva duración, pues estamos hablando de una película de menos de hora y media a la que se le podrían añadir diez minutos más sin demasiados problemas y dejar que todo fluyera de manera algo más orgánica. Otro fallo y este sí que lo considero de los importantes es que en un par de ocasiones ves al equipo de filmación reflejado en algún elemento de la toma. Esto son errores bastante importantes que alguien del equipo se tiene que dar cuenta, no sé si el director de fotografía o el encargado de raccord, pero alguien tiene que haber pendiente de estas cosas. Película con un reparto bastante amplio en los que destaca, sin ninguna duda, el joven Filippo Franchini que debuta en esta película y, no sé de dónde ha salido el chico este, pero hace un trabajo espectacular.


Película muy recomendable para los amantes del thriller con toques de terror gótico y sin alardes efectistas de ningún tipo. Sin duda una más que correcta película.

Firma: Oriol Hernández.
@Oriol_TW

Reborn review

$
0
0
En el año 2002, un bebé vuelve a la vida en la morgue de un hospital. 16 años después, decidida a saber quién es su madre, iniciará una búsqueda. Gracias a unos poderes eléctricos que ha desarrollado, sembrará su camino de cadáveres.

Título original: Reborn

Año: 2018

Duración: 85 min.

País: Estados Unidos

Director: Julian Richards

Guion: Michael Mahin

Fotografía: Brian Sowel

Reparto: Barbara Crampton, Michael Paré, Kayleigh Gilbert, Rae Dawn Chong


Trio de viejas glorias en una película floja.

Cintas como Reborn solo tienen razón de ser gracias a la nostalgia, esas cintas en las que viejas glorias prestan su rosto y nombre al cartel de la película. En este come back de la actriz Barbara Crampton, desde We Are Still Here del 2015, no le ha ido mal aunque la calidad de los productos es más que discutible. Recordemos que Crampton, una actriz discretita, basó su éxito en esas escenas de desnudos en Re-Animator.


En el año 2002, un bebé vuelve a la vida en la morgue de un hospital. 16 años después, decidida a saber quién es su madre, iniciará una búsqueda. Gracias a unos poderes eléctricos que ha desarrollado, sembrará su camino de cadáveres.

El director Julian Richards enfoca su nueva cinta de terror tras Summer Scars, Darklands, The Last Horror Movie o Shiver, y para ello se basa en el guion del también actor Michael Mahin. Puede que sobre el papel la idea fuera buena, tal vez director y guionista pensaron que estaban rompiendo esquemas con el personaje de Tess pero creo que olvidaron que ya existen los tebeos y películas de los X Men… O si me apuras el horrendo personaje de Limewire en los comics de Transformers allá en los años ochenta.

Hay desgana en Reborn, que intentan disimular con una historia que no se detiene en momento alguno ya que enlaza una secuencia con otra sin importarle que no vaya a parte alguna. Todo debe ir enfocado al encuentro entre la hija renacida y la madre, sin que nadie de los participantes hayan caído en algo muy importante: Barbara Crampton dice en un momento que era muy joven cuando tuvo a Tess pero si IMDB no miente nació en 1958 y, ejem, si la niña nació en 2002… Ahí lo dejo.

Para ir dando carnaza al (sufrido) espectador, junto a Barbara Crampton,  que luce muy bien pero es una actriz justita, el director de casting tuvo una gran idea: añadir a viejas glorias de los ochenta, empezando con Michael Paré que tuvo una meteórica carrera con cintas como Streets Of Fire o The Philadelphia Experiment, y luego desapareció; aquí nos confirman la razón de su caída: es un monolito hecho persona, que funciona como tipo duro pero que cuando abre la boca… Esa es otra historia. Atención a su personaje porque debe ser el único policía que trabaja en Los Ángeles, ya que le llaman cada vez que aparece un cadáver, aunque en principio las muertes no tengan relación entre sí.

Como la tercera pata de las viejas glorias, la más estropeada de los tres y eso que Paré esta hecho un juguete roto, encontramos a Rae Dawn Chong, que el público siempre recordará como la acompañante de Arnold Schawrzenegger en Comando, que aquí aparece cada cinco minutos hasta que le toca morir.


Kayleigh Gilbert es el eléctrico – que no electrizante – personaje de Tess, la hija que mueve toda la historia y se dedica a electrocutar a cualquiera que se ponga en su camino. Con un personaje como este poco se puede hacer, pero digamos que la chica lo intenta.

En resumen, la baza que juega Reborn, la nostalgia, no sirve para nada cuando el resultado es tan poco entretenido como este.

Firma: Javier S. Donate.

Entrevista a Alberto Evangelio. Director del cortometraje Casa

$
0
0

Entrevista realizada en el Festival Nocturna de Madrid 2019 a Alberto Evangelio. Director del cortometraje Casa.


Cuéntanos el origen de tu cortometraje.

Casa surgió de mi amistad con Hugo Román (co-guionista), al que conozco desde que tengo 5 años. Él veraneaba en Benidorm, justo en el edificio donde yo vivía con mis padres. Recuerdo que desde muy pequeños ya nos contábamos historias de miedo. Nos reencontramos hace unos años en Valencia, él es escritor, y estábamos muy motivados para hacer una historia corta de terror cotidiano, con un punto de denuncia social. Empezamos a quedar y a darle forma a Casa.


¿Cuál ha sido el mayor escollo que te has encontrado a la hora de levantar el proyecto?

Desde que estuvimos contentos con el guion, un proceso que ha durado años, todo ha ido como la seda, con las dificultades típicas de cualquier rodaje y el trabajo de muchos profesionales, pero tuvimos suerte porque todos los equipos técnicos y artísticos han visualizado rápidamente lo que estaba escrito. A parte de que hubo un problema con la cámara el día antes de grabar y el proveedor tuvo que conseguir otra en tiempo record, hemos hecho un esfuerzo importante con la localización, la iluminación, los FX digitales y de maquillaje, y en contar con los intérpretes que queríamos.


¿Qué consejos darías a los futuros cortometrajistas?

No me veo muy capacitado para dar consejos porque cada día siento que sé menos, pero diré algo. En mi caso me ha servido mucho empezar a contar historias sencillas, con las que me siento seguro, y a las que creo que puedo darles un punto de vista personal.  Cuando comencé a dirigir cortos, tendía a pensar ideas excesivamente ambiciosas y con el tiempo estoy aprendiendo a ver historias en lo pequeño, en los detalles. Este cambio de mentalidad además en general hace más asumibles las producciones.


¿Cómo ves el mundo del género fantástico hoy en día?

Lo veo mejor que nunca, hay mucho público interesado, y cada vez más cineastas innovando y produciendo ideas maravillosas. Y se ven muchas películas de género fantástico y de terror triunfar en festivales generalistas.


¿Como ha sido la acogida en festivales?

Pues nos ha sorprendido muy gratamente la acogida porque hemos empezado a distribuir Casa hace dos meses y ya nos han llamado de festivales de referencia de terror y fantástico, y también de algunos preseleccionadores de los Goya… No podemos pedir más.


¿Puedes hablarnos de tus próximos proyectos?

Estoy preparando una película de terror/fantástico en la que contamos con una buena parte de la financiación ya conseguida, cuyo teaser se estrenó en Sitges Coming Soon y planeamos grabar en 2020. A principios de 2020 además esperamos que se estrene una serie de 13 capítulos de 25’ que he dirigido para À Punt Mèdia.


¿Película de terror favorita?

Les tengo mucho cariño a Rosemary’s Baby y a El Ente. Y últimamente me están interesando directores como Ari Aster (Hereditary, Midsommar).

Entrevista a Jordi Capdevila. Director del cortometraje Hawaii

$
0
0

Entrevista realizada en el Festival Nocturna de Madrid 2019 a Jordi Capdevila. Director del cortometraje Hawaii.


Cuéntanos el origen de tu cortometraje.

La historia parte de ideas y reflexiones que voy anotando y dando forma en mis blocs de notas, y que voy revisando a menudo. Mi punto de partida era una de esas notas que describía a un jubilado que sigue con su rutina porque no tiene nada más, y se siente vacío sin su trabajo. A partir de esa premisa empecé a desarrollar muchas variantes hasta que surgió la idea de que el protagonista fuese taxista, ya que le aportaba unas características que me encajaban mucho por el tipo de personaje. Y así comencé a construir el relato de la historia de Pedro.


¿Cuál ha sido el mayor escollo que te has encontrado a la hora de levantar el proyecto?

Creo que el primer abismo viene cuando acabas la primera versión de guion, y después del esfuerzo, te preguntas; bueno, ¿y ahora qué? Esos momentos de soledad, que son muchos durante el proceso, donde no dejas de preguntarte si tiene algún sentido lo que estás haciendo, si funcionará, las dudas e inseguridades, etc...me suponen un escollo importante.
Después, también se vuelve muy complicado el momento de constituir el equipo. Transmitir bien tus ideas y objetivos, e intentar convencer a muchas personas, y conseguir que durante unos días o semanas, dejen su vida de lado para dedicarse plenamente al proyecto, es una tarea muy compleja.


¿Qué consejos darías a los futuros cortometrajistas?

Creo que lo más importante de un cortometraje es la idea, la tesis, y el desarrollo de la historia. Muchas veces, yo mismo lo he vivido, escribimos una historia que nos parece lo mejor que se ha escrito nunca, y nos entran las prisas por rodarlo cuanto antes. Yo aconsejo ser persistentes y trabajar profundamente en el guion. Leerse, releerse, corregirse, modificar el texto...comentarlo con miembros del equipo, discutirlo, tachar, reescribir, etc...creo que es la parte más importante para lograr que una historia funcione.


¿Cómo ves el mundo del género fantástico hoy en día?

Pues sinceramente no soy un gran especialista en género fantástico. Tengo la sensación, que como la mayoría de géneros, y formatos en general, la evolución del género se ha vuelto muy rápida. La parte positiva creo que es que surgen propuestas muy recomendables (tanto técnicamente como narrativamente). La parte menos positiva es que lo veo todo un tanto saturado, entre series, grandes producciones, películas más pequeñas, etc...y demasiado a menudo tengo la sensación de que "eso" ya lo he visto antes, y claro el resultado se vuelve más previsible.


¿Cómo ha sido la acogida en festivales?

La acogida de nuestro cortometraje está funcionando bastante bien. Nuestra distribuidora se puso unos objetivos, que consistía en no "quemarla" en muchos festivales, e ir poco a poco a por festivales de tipología A y B, o de más prestigio, para lograr premios importantes. Eso nos ha llevado a no estar presentes en muchos, pero sí conseguir buenas selecciones en festivales calificables de premios importantes. Justo ayer nos anunciaron que hemos entrado en la shortlist de la próxima edición de los Premios Goya, y ya estamos entre los 15 seleccionados a mejor corto de ficción.


¿Puedes hablarnos de tus próximos proyectos?

Pues la verdad que estoy muy satisfecho, porque estos últimos meses han sido muy productivos y he podido desarrollar varias historias. Estoy con un guion de otro cortometraje, de género dramático y carácter realista, y también con un par de guiones de largometraje, a los que voy dando forma poco a poco, cerrando tratamientos y escaletas, y empezando en el complejo circuito de las ayudas a desarrollo de proyectos.


¿Película de terror favorita?

La Semilla del diablo.

Koko-di Koko-da review

$
0
0

Una pareja se va de viaje tres años después de perder a su hija de ocho años. Parece que todo vaya encaminado a un feliz reencuentro interno entre ellos, pero un artista de varietés algo demodé y su séquito emergen del bosque donde deciden acampar para aterrorizarlos, atrayéndolos en una espiral de situaciones cercanas al terror psicológico y al slapstick humillante.

Título original: Koko-di Koko-da

Año: 2019

Duración: 86 min.

País: Suecia-Dinamarca

Director: Johannes Nyholm

Guion: Johannes Nyholm

Música: Olof Cornéer, Simon Ohlsson

Fotografía: Tobias Höiem-Flyckt, Johan Lundborg

Reparto: Leif Edlund, Ylva Gallon, Peter Belli, Katarina Jakobson, Morad Baloo Khatchadorian, Brandy Litmanen


Estremecedora, dramática y terrorífica.

Con un título tan “simpático” como Koko-di Koko-da, una cantarela que traducida al castellano sería: “Mi gallo ha muerto, ya nunca cantará cocorocó” y frases como: “Entra mi esposa, sale Freddy Krueger” parecería que estamos ante algo delirante cargado de escenas escatológicas, cuya finalidad última sería la de una alocada comedia. Pero nada más lejos de la realidad. Estamos ante un drama con tintes terroríficos en un tono de fábula con aires lynchianos. Casi nada. Por si faltara algo, recrea un bucle temporal con unos personajes que para sí querría el autor de Mulholland Drive.


Una pareja se va de viaje tres años después de perder a su hija de ocho años. Parece que todo vaya encaminado a un feliz reencuentro interno entre ellos, pero un artista de varietés algo demodé y su séquito emergen del bosque donde deciden acampar para aterrorizarlos, atrayéndolos en una espiral de situaciones cercanas al terror psicológico y al slapstick humillante.

Nos encontramos al comenzar con un drama familiar que parece ir encaminado a conseguir la lágrima fácil. Esto, aparte de conmovedor, hace que la reticencia se apodere de nosotros pero, por suerte, un giro de guion nos lleva hacia el terror. La aparición del séquito del terror, por llamarlo de alguna manera, formado por un histriónico líder algo entrado en años, una mujer súper alta vestida de gris acompañada por un nada amistoso chucho y un gigante cejijunto con un perro muerto entre sus brazos, hace que todo cambie y nuestra percepción gire ciento ochenta grados. A partir de entonces se produce una sucesión de la misma escena vista desde todos los ángulos y con diferentes finales.

Esa visión algo chocante de la realidad da la impresión de que inicia un giro hacía el surrealismo, pero el trasfondo trágico y, en cierta forma, triste nos sitúa en la más cruda realidad de unos seres que se buscan a ellos mismos para superar un drama que ni en el peor de sus sueños habrían imaginado, perder a una hija de corta edad.


Tiene la particularidad de que hace interludios con marionetas y sombras chinescas, no estando muy claro el propósito de ello. Ese aire de fábula quiebra algo lo que podría haber sido un film de auténtico terror. En nuestra opinión, Johannes Nyholm no se atreve a adentrarse de lleno en un género que le hubiera restado enteros si hablamos de un público generalista. Es una lástima porqué madera para ello tenía.

En las interpretaciones nos encontramos con la pareja protagonista, Leif Edlund e Ylva Gallon que van muy bien cuando toca el drama. En la aparición del terror no andan tan finos, aunque cumplen su cometido. En cuanto a los secundarios nombrar a Peter Belli en el papel de jefe del siniestro séquito. A modo de anécdota decir que en sus años mozos fue una estrella del rock nórdico.
Para finalizar decir que estamos ante una obra curiosa y que merece, al menos, que le dediquéis los escasos 86 minutos de su duración. Nos esperéis mucho jolgorio, os encontraréis con algo diferente que hará que le deis a la mollera, lo cual no está tan mal del todo.

Firma: Josep M. Luzán.
@Josep_Luzan

La Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián presenta la muestra de realidad virtual y terror

$
0
0

Una selección de cortometrajes de los últimos años realizados con técnicas de realidad virtual se podrán ver durante los primeros días de la Semana en el Teatro Victoria Eugenia.

Comisario: Zacarías de Santiago Areizaga
Teatro Victoria Eugenia (plaza Okendo)
25-26-27 octubre
11:00 – 14:00 / 16:00 – 20:00

The Caretaker (2018). Jacob Wasserman, Nicolas Pesce, Adam Donald. EEUU. 13 min
Crow: The Legend (2018). Eric Darnell. EEUU. 20 min
Diary of a Madman (2018). Arif Khan. EEUU. 11 min
Eleven Eleven (2019). Mehrad Noori. Reino Unido. 90 min
Eyes in the Red Wind (2017). Sngmoo Lee. Corea del Sur. 12 min
Gloomy Eyes 1 & 2 (2019). Jorge Tereso, Fernando Maldonado. Francia-Argentina-Taiwán-EEUU. 15 min
Mad God (2016). Phil Tippett. EEUU. 2 min
Pagan Peak (2019). Ioulia Isserlis, Max Sacker. Alemania. Interactivo
Ray Sparks (2019). Rafael Pavón. España. 10 min
Tag Along (2018). Pu-Yuan Cheng. Taiwán. 8 min

Finale review

$
0
0
Nos situamos ante una de las noches más importantes del año, pues se juega la final más esperada. Esto sumado a que nuestras dos protagonistas trabajan en una gasolinera en mitad de la nada, para ellas les espera la noche más aburrida del año. Pero lejos de sus expectativas pronto descubrirán para su desgracia que no podían estar más equivocadas. La noche comienza con varias visitas tan curiosas como desagradables. La tensión irá creciendo a medida que pasan las horas. ¿Qué o quién las está acechando en la oscuridad?

Título original: Finale

Año: 2018

Duración: 100 min.

País: Dinamarca

Director: Søren Juul Petersen

Guion: Carsten Juul Bladt, Søren Juul Petersen (Novela: Steen Langstrup)

Música: Peter K. Nørgaard

Fotografía: Tobias Scavenius

Reparto:  Anne Bergfeld, Karin Michelsen, Damon Younger, Kristoffer Fabricius, Mads Koudal


Terrorífica y brutal.

Finale es una de esas películas que empiezas a verla con la sensación de estar visionando algo visto en mil ocasiones para los amantes del terror. La verdad es que no te faltará razón llegados a este punto, pero una de las virtudes de esta película es que sabe cómo mezclar elementos mil veces vistos de forma que el avance del metraje gane en interés.


La primera parte de la cinta juega con el misterio, posiblemente esta hubiera quedado en una más dentro de los extensos catálogos del terror en cualquier tienda o plataforma online, pero Finale nos tiene preparado un pequeño giro hacia un terror mucho más visceral y menos sutil como nos marcaba su premisa.

Nos situamos ante una de las noches más importantes del año, pues se juega la final más esperada. Esto sumado a que nuestras dos protagonistas trabajan en una gasolinera en mitad de la nada, para ellas les espera la noche más aburrida del año. Pero lejos de sus expectativas pronto descubrirán para su desgracia que no podían estar más equivocadas. La noche comienza con varias visitas tan curiosas como desagradables. La tensión irá creciendo a medida que pasan las horas. ¿Qué o quién las está acechando en la oscuridad?

Estamos ante el debut del director danés Søren Juul Petersen, el cual aprueba con creces en su cometido. Nos presenta una cinta de terror que sabe moverse entre la intriga y el terror visceral como antes hemos comentado. Esto es algo para nada fácil, pues mantener el equilibrio entre ambas partes es una tarea que no todos los directores son capaces de conseguir. En cuanto al guion, está basado en la novela de Steen Langstrup y adaptado a la gran pantalla por Carsten Juul Bladt junto al propio director. Respecto a lo fiel del mismo no puedo entrar en comparaciones ya que dicha novela no la conocía, pero dejad que me repita insistiendo que la fórmula propuesta funciona a las mil maravillas.

También es cierto que para lo que un servidor es una virtud, el dividir la cinta en dos partes tan diferenciadas para muchos otros esto resulte el final de una prometedora cinta de misterio. Por otra parte su mayor punto negativo viene en su parte final. Y es que es muy común en el terror que las películas tengan dos, tres y hasta cuatro finales. Odio este tipo de cosas, creo que no es necesario alargar el metraje más de lo previsto ni que tengan que explicarnos al espectador todo como si fuéramos niños de guardería. Cuando llevas una hora y media delante de la pantalla, no hace falta que en los últimos diez minutos me justifiquen las motivaciones de los personajes ni me vuelvan a explicar paso a paso como ha sucedido todo.


Pero dejando a un lado este pequeño contratiempo, me gustaría destacar la química entre ambas protagonistas, todos sabemos que cuando una película se limita a tan solo un par de personajes en la pantalla es de vital importancia que entre ellos haya un algo especial para que todo funcione. Por suerte, este es el caso. El trabajo de las actrices Anne Bergfeld y Karin Michelsen como las sufridas scream queens es muy destacable y logran que como espectador empatices con ambas.

En definitiva, Finale no ha llegado para inventar la pólvora, creo que tampoco lo pretende. Lo que si nos ofrece son 100 minutos entretenido de buen cine de terror.

Firma: Omar Parra.
@Omar_FTW

Amigo review

$
0
0
David va a cuidar de Javi, su amigo. Ha pasado mucho tiempo en el hospital y necesita cuidados constantes, para ello, se lo lleva a una casa familiar en el campo. Poco a poco, las rencillas y los asuntos sin cerrar entre ambos empezarán a surgir de maneras cada vez más agresivas.

Título original: Amigo

Año: 2019

Duración: 85 min.

País: España

Director: Óscar Martín

Guion: Javier Botet, Óscar Martín, David Pareja

Música: Manu Conde

Fotografía: Albert Morago

Reparto: Javier Botet, David Pareja, Esther Gimeno, Zoe Berriatúa, Alfonso Mendiguchía, Luichi Macías, Ana del Arco, Patricia Estremera


Angustioso thriller con grandes interpretaciones.

Prácticamente hoy en día cualquiera puede hacer una película, con la calidad de imagen que te ofrecen objetos tan cotidianos como los smartphones actuales se pueden hacer largometrajes sin demasiadas carencias a nivel técnico que una producción profesional. Tampoco es necesario grandes repartos, ni siquiera extensos para contar una historia. Pero si vas a hacer una película con pocos medios y un reparto muy limitado lo que sí es necesario o directamente básico, es tener un argumento y un guion potentes para aguantarlo todo. Aquí es donde la inmensa mayoría suele fallar y donde Amigo se alza sobre el resto.


David va a cuidar de Javi, su amigo. Ha pasado mucho tiempo en el hospital y necesita cuidados constantes, para ello, se lo lleva a una casa familiar en el campo. Poco a poco, las rencillas y los asuntos sin cerrar entre ambos empezarán a surgir de maneras cada vez más agresivas.

Película muy pequeñita, se le notan muy pocos medios y con un reparto muy corto, salvo Javier Botet y David Pareja quienes se comen la pantalla, van apareciendo algunos personajes de manera esporádica que no hacen más que resaltar el sentimiento de soledad que ambos tienen. Y es que ese es el quid de la cuestión, pese a que el personaje de Javi es quien se lleva la peor parte, físicamente hablando, hay heridas que no se pueden ver y es ahí donde David Pareja apuntala a un ser humano totalmente destrozado, con una culpa infinita y que no sabe cómo arreglar las cosas. Y es por ello, que con un ritmo lento y con muchos espacios silenciosos vamos viendo como el rencor y la culpa se van haciendo cada vez más grandes (mediante temporal de nieve) y nada bueno puede salir de ahí.

Dirige su primer largometraje Óscar Martín tras un buen puñado de cortos. Un trabajo realmente brillante si nos fijamos en los pequeños detalles. Todos los elementos de ambientación, empezando por esa televisión repleta de referencias cinéfilas de manera constante, un vestuario muy cuidado y una fotografía muy fría y minimista colorean una historia triste y absorbente. Desde TerrorWeekend esperamos que haga una película totalmente de terror, pues en esta cinta las breves escenas de género son posiblemente las más interesantes. Mencionar también la estupenda banda sonora de Manu Conde. El guion, escrito a seis manos por el director y los propios actores es de una sencillez pero a la vez de una profundidad notables. Nunca se acaba de explicar el trasfondo con demasiado detalle pero todo lo suficientemente implícito para su comprensión. Hablar del reparto es hablar de David Pareja (Matar a Dios) y Javier Botet (REC, It, por poner un par de ejemplos rápidos), el trabajo de David no es necesario de reivindicar, pues todos sabemos que es uno de los mejores actores de su generación tanto a nivel dramático como cómico. A quien sí me parece que esta película hace necesaria justicia es a Javier Botet, quien siempre acostumbramos a verlo tras capas y capas de maquillaje y prótesis y aunque en ese campo lo haga genial (el Andy Serkis español) muy pocas veces podemos ver sus facetas más dramáticas, en Amigo se come la pantalla y nos muestra un personaje destrozado por fuera y por dentro, y con una muy interesante línea argumental en relación a su rehabilitación. Destacar también el interesante ejercicio de respiración y de voz que despliega durante toda la cinta.


Una película que sin duda recomiendo, ahora bien, no es para todo el público. Pese a su corta duración, Amigo es una historia densa y muy tranquila, aunque siempre esté ocurriendo algo (casi siempre en las cabezas de los personajes) el ritmo puede parecer lento. Recomiendo una película actual, Piedra, Papel y Tijera de Martin Blousson y Macarena Garcia, que aunque las dos vayan por caminos separados sí que tienen dos premisas con bastantes similitudes.

Firma: Oriol Hernández.
@Oriol_TW

I Trapped the Devil review

$
0
0
Matt y su esposa deciden pasar la navidad en casa del hermano de él. Así que sin previo aviso se presentan en su casa. Steve esta raro, la noche avanza cada vez más incómoda, hasta que confiesa a su hermano que en el sótano tiene encerrado al Mal. Aquí empieza el difícil dilema si creerle o intentar salvar a esa persona aprisionada en el oscuro sótano.

Título original: I Trapped the Devil

Año: 2019

Duración: 82 min.

País: Estados Unidos

Director: Josh Lobo

Guion: Josh Lobo

Música: Ben Lovett

Fotografía: Bryce Holden

Reparto: AJ Bowen, Scott Poythress, Jocelin Donahue, Rowan Russell, John Marrott, Chris Sullivan


La fina línea entre la locura y la verdad.

Hay veces que la línea mental entre la cordura y la locura es tan fina que no sabes de qué lado estás. A esto juega con el espectador I Trapped the Devil. Siendo sinceros, no veremos nada que no esté inventado en esta película, lo que sí que nos ofrece es la duda suficiente gracias al buen hacer tanto del director como de los actores para mantenernos con la tensión y la incertidumbre durante todo el metraje.


Matt y su esposa deciden pasar la navidad en casa del hermano de él. Así que sin previo aviso se presentan en su casa. Steve esta raro, la noche avanza cada vez más incómoda, hasta que confiesa a su hermano que en el sótano tiene encerrado al Mal. Aquí empieza el difícil dilema si creerle o intentar salvar a esa persona aprisionada en el oscuro sótano.

Estamos ante el debut del director Josh Lobo, que no solo dirige sino también escribe esta perturbadora historia. La verdad es que la trama no es la primera vez que se usa en una cinta de terror, es bastante recurrente el jugar al despiste con el espectador presentándonos un presunto "mal". Pero hay que reconocer el buen hacer el director pues a pesar de todo consigue que no me despegue de la pantalla ni por un segundo.

Como punto negativo tenemos la actuación de Scott Poythress, la cual debería ser el pilar para que todo el engranaje avance, y en parte es así. Pero sus dos compañeros de reparto, tanto AJ Bowen como Jocelin Donahue parecen estar en un estado de gracia, lo cual hacen del conjunto algo muy coral cuando pienso que Poythress debería llevar más la batuta. Esta interpretación algo agridulce sumado a un guion que a pesar de conseguir mantener el interés no llega a sorprender ni llegado su esperado desenlace, hacen sumar algunos puntos negativos a un debut a todas luces interesante.


Por encima de todo esto me gustaría destacar algunos momentos realmente delirantes, que nos ofrece Scott Poythress (porque no todo iban a ser palos para él) cuando nos presenta la caída de su personaje en lo que es su particular descenso a los infiernos. Pese a tener una narrativa un tanto especial en esta parte del film, su ritmo no decae en ningún momento. Cosa realmente difícil, pues estamos hartos de ver cientos de films que acaban provocando que el espectador desconecte totalmente del metraje al volverse tedioso.

Creo que I Trapped the Devil es una buena carta de presentación para su director, Josh Lobo, que pese a tener algunas carencias sabe cómo salir del paso. Creo que a pesar de no sorprender estamos ante una cinta lo suficientemente interesante como para darle una oportunidad.

Firma: Omar Parra.
@Omar_FTW

Entrevista a José Luís Alemán. Productor del Festival Nocturna Madrid

$
0
0

Entrevista realizada en el Festival Nocturna de Madrid 2019 a José Luís AlemánProductor del Festival Nocturna Madrid.


¿Cómo te involucraste con el Nocturna? Estás en el desde la primera edición.

Esta fue una idea que surgió en el Festival de Fantasporto, hace siete años y al principio estuvimos involucrados Sergio Molina, Luis Rosales y yo. Propusimos la idea de empezar a germinar un festival en Madrid que recuperara un poco la idea del fantástico que se hacía en los años ochenta, de hecho le dimos el nombre de Nocturna aquel año en Sitges y a partir de ahí empezamos. Estuvimos primero en el cine Palafox, el tiempo suficiente hasta que lo tuvieron que cerrar para reformarlo y nos tuvimos que trasladar al Cinesa Proyecciones que ahora ya es nuestra casa, al mismo tiempo empezamos a hacernos una idea de lo que queríamos en cuanto a actividades paralelas, en ciertas ocasiones hemos contado con la Fundación SGAE, con el Matadero y siempre hemos querido tener un ancho de miras más amplio. Por ejemplo en la tercera edición, contamos con la embajada mejicana, para poner un ciclo de cine de México, también hacíamos un pre-Nocturna, que era como una especie de ciclo específico sobre algún tipo de género, y bueno así fue más o menos el germen de todo, llevamos siete ediciones, así que llevamos siete años.


¿Tú porque crees que desde que cerraron el IMAFIC, que era el Festival de Cine Fantástico hasta que vosotros os arriesgasteis a volver a poner en marcha un proyecto semejante, qué crees que faltaba entre una cosa y otra para que no existiera nada en medio?

Yo creo que hubo un poco de vacatio legis, ósea el público se dispersó un poco, dejo de haber también una importantísima asistencia en salas, bajo muchísimo, no sé por el hecho de que llegaran nuevas televisiones o plataformas, porque llegara el video, que afectó muchísimo, pero efectivamente hubo un tiempo en que la asistencia en salas se redujo y esto también afectó a muchísimos festivales y quizás la falta de presupuesto, ahí es donde empezó a notarse en la necesidad de volver a renovarlo, pero también ocurrió en Sitges que empezó como un festival de cine fantástico en los años ochenta, se reformó durante un par de años para hacer un festival más convencional, fue un auténtico desastre porque la gente no quería ese tipo de festivales ya que tenían el que querían ellos, y luego se tuvo que renovar hasta que tomaron el mando Angel Sala, Mike Hostench y demás.


A lo largo de estos siete años ha habido fallos y errores, haznos un balance de estos siete años, y cual crees que va a ser el futuro del Nocturna.

Hemos ido aprendiendo sobre organización, de los fallos que habíamos tenido, queríamos un festival ágil sobre todo para los medios y eso es lo que hemos intentado mejorar todo lo posible, hemos intentado mejorar también el tema de las proyecciones. Yo era el responsable de visionados y tenía una pesadilla constantemente porque nos venía material sin subtítulos, y era un horror porque tenía que venir una persona que los insertara  y había tal cantidad de material que nos llegaba tarde, con un montón de problemas que teníamos que ir al laboratorio a rectificar que de verdad era un tour de force. Ahora, gracias a Dios, es muchísimo más ágil, mucho más rápido, el hecho de que los materiales ya vengan muchísimo mejor preparados, que los DCP aguanten un poquito más la calidad digital, nos ha dado un poco más de respiro. Mejorar nos interesa por supuesto, llegar a un punto que haga todo lo más fluido posible para el público. Para mí lo ideal sería poder hacer sesiones matinales para la prensa para dejarles a ellos descargados completamente, facilitarles en una palabra el trabajo, pero hoy por hoy encontrar un cine que nos permita todo eso es muy complicado.


Una pregunta que siempre hacemos a gente involucrada en festivales. Habéis tenido a Joe Dante, a John Landis a Tobe Hooper, Robert Englund ¿Cuál es tu invitado soñado?

Tim Burton, eso es imposible, por supuesto, pero sería un director para mi espectacular por el cambio tan brutal, por la estética tan gótica que tiene, que me encanta y porque sería algo que no ha conseguido nadie. Sería una auténtica maravilla. John Carpenter es una persona que siempre se intenta traer pero tiene pánico a los aviones, entonces es complicado de traer pese a que tiene una banda de música e intenta desplazarse lo menos posible, yo creo que le ponen una inyección como a MA, lo dejan medio dormido (risas). Pero sí, Tim Burton sería un puntazo absoluto, vamos, la coronación rotunda.


Ahora queremos preguntarte por tu otra faceta. Has hecho largos, has hecho cortometrajes, y ahora has editado la novela Vesna. ¿Qué puedes contarnos sobre ella?

Vesna es un proyecto cinematográfico. Empecé a hacer un guion, pero me apetecía mucho desarrollar los personajes que en él salen. La única forma de desarrollarlos es alargar el guion, con lo cual me era mucho más fácil terminar de transformarlo en novela, novelizarlo. Es una novela sobre licantropía, lo hemos querido hacer de una manera que cuente o mejore alguna serie de datos que no están del todo bien contados. Yo muchas veces lo comparo como si quisiéramos hablar de un león, casi que mejor sería ver un documental, porque allí es dónde te cuentan cosas de leones, te cuentan que una vez a la semana ayunan, etc. Eso es lo que quería contar sobre la licantropía. Vesna es una tesis doctoral que hace una de las protagonistas sobre una chica que sufre licantropía y junto con su padre se la llevan al bosque para tratar de ayudarla con todos los síntomas que va a tener, y al mismo tiempo escribe un libro sobre lo que le está pasando.


Ósea haces una visión realista y luego estás introduciendo tu propia mitología de la licantropía.

Efectivamente, hago una ensalada. Cojo cosas poco a poco. Lo que sí hemos querido en cualquier caso es que todo lo que hemos escrito en Vesna sea coherente, por muy erradicada que sea, pero en cualquier caso es coherente. Cuento porque las balas de plata son tienen que ser o no tienen que ser. Cuento el dolor que tiene que ser una transformación y la cantidad de problemas físicos y de enfermedad que tiene dar a un licántropo transformarse, ya que el cambio es tan brutal que le tiene que joder vivo. También cuento porque la luna llena le influye de una manera especial. Contamos la necesidad o ganas que tienen de comer. Explicamos con pelos y señales eso que en el cine es instantáneo como puede ser la transformación. También hemos intentado evitar el misticismo salvo tres o cuatro pinceladas sutiles. Cuando se mete la magia en algún tipo de leyenda dejas de poder explicarla de una manera racional y eso es lo que queríamos evitar.


¿Película de terror favorita?

Me gusta muchísimo Insidious y Al Final de la Escalera.

Entrevista a Tom Botchii. Director y guionista de Artik

$
0
0

Entrevista realizada en el Festival Nocturna de Madrid 2019 a Tom Botchii. Director y guionista de Artik.


¿Como nace la historia de Artik?

Trabajé para una empresa grande de América, prefiero que su nombre quede en el anonimato, aunque diré que tienen parques de atracciones y ahora han comprado una empresa de cómics. No me gustó como me trataron en esa empresa por lo que decidí hacer un producto anti-cómic. Además un ladrón robó en mi coche y escribió su nombre en la pared “Artik”, me pareció una buena idea para una película tipo slasher en que un asesino va escribiendo su nombre en grafiti.


¿A la hora de crear el personaje principal añadió elementos personales propios?

Sí, Artik aunque no lo creáis está inspirado sobretodo en mi padre, cuando éste murió, empecé a escribir sobre él, la manera de hablar pausada y respectiva. Mi padre no se dedicaba a matar gente obviamente, hay un poco de mí padre, pero además quería reflejar su frustración con el género de superhéroes.


A la hora de levantar su proyecto, ¿cuál es el mayor impedimento que has encontrado?

El mayor impedimento ha sido no poder rodar en California, ya que 23 días antes del rodaje nos denegaron el permiso, así que tuvimos que ir a otro estado, grabamos en tan solo 11 días y en ocasiones en localizaciones encontradas tan solo dos días antes de rodar la escena.


¿Estás contento con el resultado?

Sí, estoy muy contento, un director siempre tiene un nivel de autocrítica bastante alto, pero con Artik quería estrenarla y quitarme ese peso de encima.


¿Tenías claro quien querías que fueran los actores o tuvisteis una selección de casting complicada?

Tenía en mente a Chase Willliamson y Lauren Ashley Carter incluso antes de empezar el casting, incluso conocía a otros miembros del elenco, Gavin White y Matt Mercer fueron los últimos en incorporarse a la película, quería actores que ya se conocen en el mundillo del terror indie para darles algo diferente, un desafío, ya que considero a Artik un film de terror con thriller.


¿Qué hay después de Artik? ¿cuáles son los siguientes proyectos?

Pagar el alquiler, no convertirme en un sin-techo, comer mejor (risas). Tengo ideas, pero tengo que encontrar producción y financiación para ellas, nunca había estado en la posición de tener una película hecha, así que quiero ver qué pasa. Hacer una película es un milagro así que espero poder hacer otras, sería como un sueño hecho realidad para mí.


¿Película de terror favorita?

Mi película de terror favorita realmente no es de terror, pero me parece muy oscura y en cierta manera da miedo, me refiero a Return to OZ.

The Young Cannibals review

$
0
0
Nat intentó suicidarse hace meses y, el día de su cumpleaños, sus amigos organizan una fuga del centro donde está internada y la llevan a una zona agreste donde harán una celebración como Dios manda. El problema es que se encontrarán atrapados en un juego a vida o muerte entre un monstruo que devora caníbales y un caníbal de toda la vida.

Título original: The Young Cannibals

Año: 2019

Duración: 100 min.

País: Estados Unidos

Director: Kris Carr, Sam Fowler

Guion: Kris Carr, Sam Fowler

Fotografía: Liam Hejsak

Música: Gabe Castro

Reparto: Megan Purvis, Samuel Freeman, Hannah Louise Howell, Benjamin Sarpong-Broni, David Patrick Stucky


Un homenaje a los ochenta como debe ser.

En los ochenta, un grupo de cineastas entre los que podríamos contar a Chuck Russel o Fred Dekker, homenajearon en sus cintas el cine que vieron de niños, esas imágenes que se les quedaron grabadas y les empujaron a rodar películas. Hoy en día hay un nuevo grupo de directores que se basan en las películas de los ochenta para sus proyectos… pero una cosa es homenajear los ochenta y otra esa moda retrochentera que ya se está convirtiendo en epidemia.


Nat intentó suicidarse hace meses y, el día de su cumpleaños, sus amigos organizan una fuga del centro donde está internada y la llevan a una zona agreste donde harán una celebración como Dios manda. El problema es que se encontrarán atrapados en un juego a vida o muerte entre un monstruo que devora caníbales y un caníbal de toda la vida.

Es interesante esa tendencia británica a rodar películas con pocos medios, sobre todo utilizando un bosque y una casa. Ha dado resultados más que loables como The Cottage o fallos como Why Hide?. Kris Carr y Sam Fowler, jóvenes de 25 años, se estrenan –  usando una casa y un bosque, como no – con The Young Cannibals; pero lo que diferencia a esta película de la moda retrochentera es que no buscan el mimetismo sino que adaptan los códigos de aquellos años a esta nueva época.

Hay aciertos y fallos en esta ópera prima, para mi más de lo primero que de lo segundo, como utilizar los clichés de personajes para hacer avanzar la historia pero, al mismo tiempo, intentar evitar los más manidos como esa manía de separarse cuando llega la amenaza; en ese sentido es más que elogiable un ataque en el que durante cinco minutos se separan y reagrupan a lo loco sin que el espectador sepa quién será el siguiente en caer. Se agradece también la rapidez en presentar a los personajes, el escenario y el conflicto – aunque sea demasiado parecido a una película muy celebrada de hace unos años que, precisamente, homenajeaba los ochenta -  y atención al logradísimo prólogo, aunque en el último tercio, Carr y Fowler se pillen los dedos alargando una resolución que termina por hacerse eterna.

Ellos mismos reconocen las películas en las que se basaron para escribir el guion de The Young Cannibals, como Predator, Evil Dead o Alien entre otras, pero eso no impide que haya mimo en la realización, cuidado en la fotografía a cargo de Liam Hejsak y ecos de John Carpenter en la composición musical a cargo de Gabe Castro.


En el apartado interpretativo nadie sobresale pero tampoco chirria: Megan Purvis, Samuel Freeman, Hannah Louise Howell, Benjamin Sarpong-Broni… cumplen con sus papeles, reescritos para ellos por los directores tras conocerles, y aunque son tópicos no por ello hay que menospreciarlos.

Con sus defectos ¿por qué defiendo The Young Cannibals? Porque es la demostración que esos niños que tienen en su cabeza las películas de los ochenta, pueden evitar la copia y reescribir los códigos en busca de nuevas historias.

Firma: Javier S. Donate.

Entrevista a Raúl Monge. Director y guionista del cortometraje Hopes

$
0
0

Entrevista realizada en el Festival Nocturna de Madrid 2019 a Raúl Monge. Director y guionista del cortometraje Hopes.


Cuéntanos el origen de tu cortometraje.

El origen de mi cortometraje se basa en dos partes. Por un lado está la más funcional, que era la idea de crear una pieza que se pueda utilizar dentro de mi bobina como director de ficción para optar a proyectos más ambiciosos. Por otro lado, la idea de la trama surge de sacar partido a la protagonista del corto (mi sobrina), una niña con una personalidad arrolladora.


¿Cuál ha sido el mayor escollo que te has encontrado a la hora de levantar el proyecto?

La producción de rodaje fue planificada para que todo fuese muy sencillo y funcionó muy bien. Creo que lo más difícil ha sido acabar la postproducción. La pieza tiene efectos bastante complejos y tuvieron que pasar casi dos años para que dentro de User t38 (estudio de diseño y postproducción donde trabajo y del que soy socio) surgiesen huecos entre las diferentes producciones para poder completarlos.


¿Qué consejos darías a los futuros cortometrajistas?

Que se pongan cuanto antes. El tiempo pasa muy rápido e incluso de los peores trabajos se aprende.


¿Cómo ves el mundo del género fantástico hoy en día?

Creo que gracias al reciente éxito de algunas series y películas se ha vuelto más popular y esto en general es positivo ya que ahora quizás es más viable plantear este tipo de proyectos a productoras y distribuidoras. Por otro lado también se desarrollarán productos que se apunten a la moda y hagan flacos favores al género en sí.


¿Cómo ha sido la acogida en festivales?

Sorprendentemente bien. En mi caso no contaba con moverlo ya que los medios utilizados en la producción de rodaje están muy por debajo del resto de cortometrajes actuales. Mi idea era utilizarlo como carta de presentación ante gente que pudiese apreciar otros conceptos (guion, dirección, etc). Sin embargo lo están seleccionando en grandes festivales y aunque se ha llevado únicamente dos premios uno es un Méliès de Plata, poca broma.


¿Puedes hablarnos de tus próximos proyectos?

Tengo varios proyectos que van desde el largo de acción hasta la serie de comedia negra pero aún tengo que comprobar si esta carta de presentación es suficiente para que me dejen dirigirlos o si tendré que elaborar otro cortometraje antes, esta vez con una producción más ambiciosa.


¿Película de terror favorita?

No tengo, la verdad. Lo que sí puedo decir es que me atraen más las historias que no incluyen elementos de fantasía o fantasmales, prefiero el terror psicológico y la ciencia ficción. Tiburón, Alien, The Thing...

Entrevista a Víctor Catalá. Director del cortometraje A Little Taste

$
0
0

Entrevista realizada en el Festival Nocturna de Madrid 2019 a Víctor Catalá. Director del cortometraje A Little Taste.


Cuéntanos el origen de tu cortometraje.

A Little Taste surgió por la pasión que tenemos el Carlos C. Tomé (el guionista) y yo por las historias de brujería. A su vez Sandra, la productora del corto, conoció al productor de Fosca Films, David Ciurana en la plataforma del Festival de Sitges “Producers Meet Producers” y le propuso implicarse en el corto, cosa que nos fue de mucha ayuda a la hora de moverlo posteriormente. El corto es una historia muy escueta que a la vez funciona como teaser de una historia de terror de brujas que estamos desarrollando.


¿Cuál ha sido el mayor escollo que te has encontrado a la hora de levantar el proyecto?

Como todos los jóvenes creadores el mayor reto es conseguir el dinero para levantar el rodaje de un corto. En mi caso el dinero venía de mis ahorros y cuando te toca ponerlo del bolsillo ya te espabilas para pedir mil favores. Para más inri el fin de semana que lo teníamos preparado para rodar hubieron lluvias torrenciales, por lo que tuvimos que posponer el rodaje un mes, con la pérdida de gastos que ello implica (cancelación de vuelos de actores, alquileres, etc.). Al mes siguiente estuvo a punto de llover, pero nos la jugamos y afortunadamente pudimos acabar rodando.

El rodaje fue bastante bien, ya que lo llevábamos todo bastante preparado, y el proceso de post-producción fue correcto aunque largo, y una vez cerrado por fin el corto volvió el escollo del dinero, ya que empezar a distribuir un corto, y hacerlo bien, cuesta bastante dinero. Siempre puede distribuirlo uno mismo pero es tremenda la de horas que se pueden llegar a perder en ello. Así pues, yo decidí pagar y dejar que una agencia lo hiciera por mí.


¿Qué consejos darías a los futuros cortometrajistas?

Pasión y paciencia. Hacer un cortometraje es una tarea muy compleja, ya que suelen haber pocos medios y presupuesto para rodarlo. La pasión y las ganas del director son vitales para poder llevar una producción a cabo. Es muy importante también hacer un equipo con ganas que sientan implicación en el corto, ya que sin el trabajo que mucha gente está dispuesta a hacer para ayudarte sería inviable rodarlo. Siempre a tope y con ganas.

También quiero aconsejar que la gente piense bien cuánto dinero está dispuesto a gastarse (incluida distribución), ya que a veces muchas veces no hacen falta grandes presupuestos para plasmar una idea brillante. He visto verdaderas maravillas rodadas con 500€, pero esto ya depende de la inventiva de cada uno. A su vez he visto cortos horribles con presupuestos de 50.000€. En definitiva al público ya no les impresiona tanto un fuerte despliegue de medios, una buena idea en cambio siempre será bienvenida.


¿Cómo ves el mundo del género fantástico hoy en día?

El fantástico es sin duda uno de los géneros más apasionantes de rodar. Suele ser un reto para la dirección, el guion, la fotografía, la producción, el arte... A todo el mundo le gusta rodarlo.
Además, la acogida del terror y el fantástico es brutal internacionalmente, ya que tiene uno de los circuitos de festivales más sólidos y potentes de la industria. Sin duda es el género con el mejor público, el más fiel y que celebra cada nueva pieza que se le descubre. Es muy agradecido mostrar tu obra ante una audiencia así. Descubres que hay verdaderos fans ya sea en Corea, como en Argentina, como en Andorra.

El Terror español además está muy bien valorado internacionalmente. A la gente le encanta los cortos y pelis de género que salen del país. Causa más furor del que nos imaginamos.


¿Cómo ha sido la acogida en festivales?

La acogida ha sido buenísima. Como he dicho el terror español gusta muchísimo internacionalmente en mi caso no ha sido menos. Personalmente he tenido la suerte de estar seleccionado en buenísimos festivales del Circuito Meliès, entre los que cabe a destacar el Bifan de Corea del Sur, el Mórbido Fest de México, el Trieste de Italia, el Grossmann de Eslovenia o el Nocturna, la Semana del Horror de Donosti, el Terror Molins y el Festival de Sitges en el panorama nacional. Justo ahora empieza su circuito por España y estoy muy motivado y con ganas de visitar los festivales de nuestro país.


¿Puedes hablarnos de tus próximos proyectos?

Como dije el corto funciona a su vez como un teaser. Estamos desarrollando el formato en largo o mini-serie de la historia y buscando posibles productoras que puedan estar interesadas.
Paralelamente estamos trabajando con Carlos (guionista) y Sandra (productora) en la financiación de una Road Movie de género llamada Sympathy For Killers de la mano de Fosca Films, y en un Mockumentary de un falso grupo de metal llamado We Are Brutal con el youtuber español Jordi Wild.


¿Película de terror favorita?

Me fascina el remake de Evil Dead de Fede Álvarez y las primeras temporadas de American Horror Story.

Entrevista a Wiro Berriatua. Director del cortometraje Abuelita

$
0
0

Entrevista realizada en el Festival Nocturna de Madrid 2019 a Wiro Berriatua. Director del cortometraje Abuelita.


Cuéntanos el origen de tu cortometraje.

La idea surgió como una crítica a los clichés de los cuentos tradicionales y en especial de los superhéroes actuales. Hay muchas ideas cruzadas pero seguramente el germen fue una entrevista a Alan Moore donde hablaba de la “infantilización” de las películas de superhéroes, a pesar que cada vez más se dirigen a un público más adulto.


¿Cuál ha sido el mayor escollo que te has encontrado a la hora de levantar el proyecto?

Los efectos especiales son mi dolor de cabeza recurrente. Casi todas las primeras versiones de mis guiones son inviables, monstruos gigantes, aliens, zombies, planos imposibles, muchas localizaciones, demasiado retoque digital. Al final para que quede algo decente hay que simplificar.


¿Qué consejos darías a los futuros cortometrajistas?

No soy alguien muy idóneo para dar consejos pero aquí va alguno para los aspirantes al género: que no se arruinen y que tengan claro que es lo que quieren a futuros. Un corto puede ser un fin en si mismo o un medio para conseguir otras cosas. Todo vale pero si uno decide arriesgarse y hacer cosas distintas y personales y/o raras, hay que vivir con el riesgo alto de que no acabe de encajar en ningún sitio.


¿Cómo ves el mundo del género fantástico hoy en día?

Avanzando poco a poco en España. Sin embargo, a excepción del terror, que afortunadamente mantiene un público fiel, otros subgéneros como la ciencia-ficción o la fantasía apenas despegan. A veces me da un poco de envidia cuando salgo fuera a otros países y veo que tienen una cultura arraigada del fantástico como EE.UU., Reino Unido o Japón.


¿Como ha sido la acogida en festivales?

Es un corto con toques de comedia ligera y el público reaccionaba bien, pero no acabábamos de estar contentos con el resultado visual y al final nos metimos en un remontaje y sobre todo nuevos retoques en los efectos. Con esta nueva versión (que prácticamente estrenamos en Nocturna) las selecciones se están disparando, así que bien.


¿Puedes hablarnos de tus próximos proyectos?

Todos mis proyectos pertenecen al fantástico y tienen el mismo problema: son caros y difíciles. El largo “Las puertas paralelas” es un thriller con toques Matrix y con escenas de adolescentes volando por estaciones de Metro. Va a ser complicado de levantar.

De momento me planteo dos cortos más, una comedia friki con toques de thriller y un corto de animación stop-motion.


¿Película de terror favorita?

Muchas, pero si tengo que elegir podría ser Alien de Ridley Scott. Todo el diseño de producción me parece increíble.

Entrevista a Daniel Noblom. Director del cortometraje No Apto Para Menores

$
0
0

Entrevista realizada en el Festival Nocturna de Madrid 2019 a Daniel Noblom. Director del cortometraje No Apto Para Menores.


Cuéntanos el origen de tu cortometraje.

Ale Serrias, amiga desde los tiempos de la escuela de cine y que acabó siendo la directora de producción del proyecto, me regaló por mi cumpleaños el volumen “BCN Noire” de Norma Editorial, que consta de varias historietas de género noir ambientadas en la Barcelona actual. Soy muy fan del género negro, y ya hace tiempo que me interesa la mitología y las leyendas oscuras de mi ciudad: una mitología y unas leyendas que creo que el cine reciente no ha explotado como sí hacen la literatura o el cómic. En otras palabras, que era un regalo que casi parecía hecho a medida para mí, así que no niego que me lo empecé a leer esperando encontrar algo de inspiración para un corto… Pero cuando llegué al fragmento “No recomendado para menores”, de Jordi Pastor y Giovanni di Gregorio, me enamoré y decidí que quería rodar directamente esa historia. Tanto en mis cortos como en mi experiencia en teatro tengo una predilección especial por el humor negro, y “No recomendado para menores” fue una de estas historias que me hizo pensar “Jo, ojalá se me hubiera ocurrido a mí”. Busqué la forma de contactar con sus autores, y lo conseguí con Jordi vía Facebook. De ahí nos reunimos en su estudio y todo fue como la seda: estuvo abiertísimo desde el principio, él mismo habló con Norma… Solo me puso una condición: “cualquier paso o cambio que hagas, a Giovanni y a mí nos gustaría estar informados”. Así lo hicimos, y la verdad es que me han dado libertad total para hacer el corto que he querido tal y como he querido, incluso introduciendo todos los cambios que he considerado necesarios. No solo eso, si no que han sido muy colaborativos: ¡Jordi hizo tanto el storyboard como el brutal póster del corto!


¿Cuál ha sido el mayor escollo que te has encontrado a la hora de levantar el proyecto?

La combinación “rodar con niños de cinco años” más “rodar en plena Rambla del Raval” fue bastante explosiva, aunque no negaré que desde el principio fueron dos de los retos que hicieron que el proyecto me motivara tanto. Es una pena, pero el tópico de que la zona del Raval en Barcelona está particularmente mal es cierto: vimos detenciones en directo, ladrones y borrachos merodeaban a nuestro alrededor todo el día, borrachos que nos gritaban o chutaban el atrezzo que teníamos en el suelo… Recuerdo un plano concreto, en el que rodábamos un plano general que incluía la famosa estatua del gato de Fernando Botero. Cuando conseguíamos liberar la estatua de turistas que querían hacerse fotos, los niños se habían cansado de esperar y se habían ido a la carpa. Cuando conseguíamos tener a los niños de vuelta en posición, una borracha (por no decir algo peor) nos intentaba tirar el espejo que utilizábamos para rebotar la luz del sol e iluminar. Una vez echada la mujer, volvía a haber turistas en el gato. Cuando se iban los nuevos turistas, los niños habían vuelto a irse o el sol ya se había movido y había que volver a iluminar… Era como un círculo vicioso y por momentos crees que el caos que te rodea te va a superar… pero, por supuesto, no fue así. Y no solo eso, sino que al final todo es una experiencia, y valoro muy positivamente el haber tenido que adaptarnos a un entorno tan difícil de controlar. Todo el equipo estaba súper alerta y preparado, y creo que todos nos sentimos reforzados tras ese rodaje: no tengo más que elogios para este equipo técnico, por su buen hacer, su paciencia y su profesionalidad sin perder el buen humor. Por otro lado, este verano han reformado la Rambla, así que no sé cómo estará ahora el panorama por allí… pero a nivel de imagen, ¡creo que ya tengo un corto vintage!


¿Qué consejos darías a los futuros cortometrajistas?

Que arriesguen y experimenten, en todos los aspectos. Hacer un corto no es barato, pero es mucho más asequible que un largometraje, lo que se traduce en que necesitas menos “padrinos” para la financiación y tienes más libertad para hacer las cosas como tú quieres: actúas de forma más libre. A nivel formal es lo mismo: experimentar y probar cosas nuevas. Cuando hice No apto para menores, quería hacer algo que fuera totalmente opuesto a mi anterior cortometraje, pero que aun así pudiera verse mi estilo. El peso de mi anterior corto, Trabucos y pistolas, recaía especialmente en el guion y las interpretaciones. Me siento muy cómodo en la escritura de diálogos y en la dirección de actores, así que para mi siguiente proyecto quería hacer algo donde el peso de la narración estuviera en otro lado y salir de mi zona de confort. Con No apto para menores, todo el peso recae en el lenguaje audiovisual: al ser todo voz en off, el rodaje fue como si estuviera haciendo cine mudo, y las interpretaciones son mínimas. Son el lenguaje de cámara y el sonido los que narran: ese era mi reto, y estoy muy contento de haberlo superado.


¿Cómo ves el mundo del género fantástico hoy en día?

La serie más vista de los últimos años, Juego de Tronos, pertenecen al género fantástico, y la moda sigue: ahí están Stranger Things o El cuento de la criada. Y en cine, los superhéroes no dejan de ser un subgénero de la fantasía: es indiscutible que el género ha conseguido tener más calado entre el gran público de lo que tenía hace años. Sin embargo, más allá de eso la fantasía y la ciencia-ficción siempre han servido para ilustrar metafóricamente las preocupaciones sociales y políticas del presente, y eso también lo estamos empezando a ver en películas más de autor, como Ex Machina. Así que, bueno, supongo que algo bueno tenían que tener los tiempos convulsos que nos está tocando vivir a nivel social y político en todo el mundo…


¿Como ha sido la acogida en festivales?

Estrenamos ahora en el Nocturna Madrid, así que espero que sea la primera buena acogida de muchas. Por el momento, a nivel nacional también estaremos en el ciclo de cortometrajes que se celebra en Alicante por Halloween, y a nivel internacional hemos recibido otra selección en el Anatomy Crime-Horror Film Festival de Grecia y una recomendación especial del London World-Wide Comedy Film Festival, así que la cosa pinta bien.  ¡Crucemos dedos!


¿Puedes hablarnos de tus próximos proyectos?

Me gusta mucho jugar con los formatos y los géneros, así que voy a intentar hacer algo diferente.  Mis próximos objetivos a nivel de cortometraje pasan por probar suerte con el terror puro y duro, por un lado, y por el formato mockumentary por otro: ¡a ver qué llega primero! También me encuentro intentando levantar un proyecto de largometraje que terminé de escribir hace unos meses, pero no puedo darte detalles sobre él.


¿Película de terror favorita?

Ahora mismo diría La Bruja, de Robert Eggers. Soy muy fan de la nueva oleada de terror que ha llegado con la productora A24, con las películas de Eggers (la mencionada y The Lighthouse, que vi hace poco en el Festival de Sitges), Ari Aster (Hereditary, Midsommar) o David Robert Mitchell (It Follows, Under the Silver Lake), donde lo que prima, más que los sustos y la sangre, es la atmósfera de mal rollo que consiguen crear incluso en escenas donde aparentemente no pasa nada. Este es el tipo de terror que más me gusta. Por otro lado, si tuviera que decantarme por un clásico, me iría al otro extremo y diría Scream de Wes Craven, por su uso del humor y cómo juega con los arquetipos y las convenciones del género.

Entrevista a Olga Osorio. Directora del cortometraje Tinder Time

$
0
0

Entrevista realizada en el Festival Nocturna de Madrid 2019 a Olga Osorio. Directora del cortometraje Tinder Time.


Cuéntanos el origen de tu cortometraje.

Pues en este caso tiene un origen muy concreto, la convocatoria de la primera edición del Kino Galicia, que es un evento que se desarrolla en lugares diferentes de todo el mundo y que consiste en que un grupo de personas en principio desconocidas entre sí se reúnen durante cuatro días para rodar uno (o varios) cortos, videoclips, etc. Conocía a la gente de la organización y me animaron a participar, así que escribí una historia muy sencilla expresamente para el evento para rodar en poco tiempo y con los condicionantes que me pudiera encontrar que no sabía a priori cuáles iban a ser.


¿Cuál ha sido el mayor escollo que te has encontrado a la hora de levantar el proyecto?

Pues en este caso por las propias características del proyecto las dificultades para levantarlo han sido ninguna, que es la ventaja que tiene el invento este del Kino, que la gente que va está ya motivada y tienes la agenda cerrada. El problema, claro, es no haber tenido más tiempo para preparar el rodaje, lo limitado de los medios técnicos con los que contamos y que quizá el equipo humano era demasiado pequeño.


¿Qué consejos darías a los futuros cortometrajistas?

Que rueden, claro, y que le pongan ambición. Y que trabajen mucho en la preproducción.


¿Cómo ves el mundo del género fantástico hoy en día?

Es un gran momento, como en todas las épocas de crisis económica y malestar social. Y además España es una potencia mundial en este ámbito, aunque creo que se nos valora más fuera que dentro.


¿Cómo ha sido la acogida en festivales?

Pues la verdad es que para lo poco ambicioso que era el proyecto ha sido mejor que buena. Hemos estrenado en Mecal y fuera de España en CineGlobe, que es el festival del CERN, algo que a mí me hace particular ilusión porque me ha permitido visitar el CERN por segunda vez!! (la primera con mi corto Einstein-Rosen). Y esta vez pude entrar en el gran colisionador de hadrones, jeje. Y bueno, ahora aquí en el Nocturna, estos días estamos en el FKM, en el Curtas de Vilagarcía… Así de memoria llevamos unas diez selecciones y yo creo que aún se moverá bastante más.


¿Puedes hablarnos de tus próximos proyectos?

Estoy trabajando en un largometraje basado en un corto que estrené en 2016, Einstein-Rosen, una comedia de ciencia ficción que tuvo un recorrido fantástico por festivales. Estoy en desarrollo con la productora gallega Vaca Films y a estas alturas llevamos como un año y medio trabajando en el proyecto porque estos procesos son leeeeeentos. De momento estoy volcada en eso pero no descarto que por el medio caiga algún corto (cortito) más.


¿Película de terror favorita?

Cáspita, qué difícil, jaja. Puessss, a ver, no es la favorita, pero la que más me marcó y sin pensar mucho más… La invasión de los ladrones de cuerpos.

Entrevista a Diego H. Kataryniuk. Director del cortometraje Amargo Era El Postre

$
0
0

Entrevista realizada en el Festival Nocturna de Madrid 2019 a Diego H. Kataryniuk. Director del cortometraje Amargo Era El Postre.


Cuéntanos el origen de tu cortometraje.

Pues se trata de la adaptación de un relato corto de mi profesor de audiovisuales y escritor Juan Manuel Sánchez Villoldo, La cena, una maravilla de relato que cuando lo leí me quedé prendado. Me recordó a los libros de Agatha Christie y a La venganza del conde de Montecristo, visualmente hablando, y aunque los personajes estaban muy bien construidos era como estar leyendo el relato de una cena de trabajo de cualquier político o empresario actual.


¿Cuál ha sido el mayor escollo que te has encontrado a la hora de levantar el proyecto?

La época. Muchos proyectos se sitúan en la guerra civil, o segunda guerra mundial. El que esta historia sea del siglo XVIII fue todo un reto, algo pocas veces o nunca visto en el mundo del cortometraje. Fue un reto que los trajes y pelucas fuesen lo más realista posibles, pero ahí entran los departamentos de vestuario con Nerea Torrijos y Eva Urkiza y maquillaje de la mano de Balú Hair Trends que hicieron que todo fuese sencillo.


¿Qué consejos darías a los futuros cortometrajistas?

Que se arriesguen, que no dejen que nadie les diga lo que se puede hacer y lo que no. Que apuesten por su proyecto por muy difícil y caro que parezca.


¿Cómo ves el mundo del género fantástico hoy en día?

Me parece que está más en auge que nunca. Hay muchas productoras que han apostado por el género como base para sus proyectos y que le han dado una vuelta de tuerca. En el caso de nuestro país siempre ha estado presente, pero con la nueva generación de directores y productores se ha afianzado.

Tenemos la posibilidad de hacer algo nuevo, que el género fantástico pueda además de entretener ser social o reivindicar injusticias, algo que ya se hizo durante una época con George A. Romero y la creación del género Zombie, denuncia social sobre el consumismo extremo, pero se desvirtuó. Ahora con éxitos como Errementari o El Hoyo podemos decir que está de moda. No me meto en el cine americano, porque no acabaríamos.


¿Cómo ha sido la acogida en festivales?

La verdad es que arrancamos muy bien el año, Medina del Campo nos dio el primer empujón, pero el éxito cosechado en el FANT, haciendo historia con dos premios (Mejor Cortometraje y Premio del Público), nos ha dado alas. Ahora toca coger musculatura y seguir luchando porque el nivel está muy alto.


¿Puedes hablarnos de tus próximos proyectos?

Pues sí, claro. Tengo en marcha cuatro proyectos de largometrajes en fase de guion y desarrollo. Uno de género puro, una comedia, un drama y arrancando además una de época basada en hechos reales, cómo no, siglo XVIII, que lucharé por conseguir. Mientras esto ocurre tengo en marcha dos cortometrajes de género, uno es un drama fantástico muy tierno y el otro una bestia de género puro con un tono social aún más grande que Amargo era el Postre, pero que es aún más ambicioso que este último.


¿Película de terror favorita?

Uy, no tengo una película de terror favorita, me gustan todas pero te diré varias.
La bruja, Babadook, Déjame entrar, La noche de los muertos vivientes, El extraño…
Pero me lo veo todo y cuando digo todo es todo lo que cae en mis manos.
Viewing all 6355 articles
Browse latest View live